Histoire et société

Dieu me pardonne c'est son métier

LES CHRONIQUES DE POULET POU : RETOUR SUR LA MAMAN ET LA PUTAIN. L’HOMME FM CONTRE LA FEMME OHM

AccueilCINEMA

POULET POU·12 JUILLET 2022

L’homme FM contre la femme ohm. 3h40 de combat douteux, ce n’est pas rien, il faut savoir s’y préparer et, à cet effet, parmi les spectateurs présents à la séance comble où je me suis rendu, certains crurent judicieux de dégainer leur gamelle odoriférante pendant la pub, libérant par là même un délicat quoique tenace parfum d’oignons dans la salle. La classe, eh. Mais laissons cela et revenons à notre jeu de mots façon télécoms en introduction, que les moins in-the-know d’entre nous apprennent que l’ohm est l’unité de résistance utilisée en électricité. Eh. Il me semble du reste que je n’étais pas encore taupin mais presque lorsque je vis pour la première fois le film, il y a de ça quasiment une trentaine d’années. Mais laissons ces bêtises, voulez-vous, et revenons à notre match de boxe mixte.

À ma droite, un concurrent tout ce qu’il y a de détestable — voyez-le systématiquement s’installer pieds chaussés sur les lits —, racheté par un sens de l’humour particulièrement développé (le film est drôle et la salle rit beaucoup, du moins pendant la première moitié), et le fait qu’il possède le charme irrésistible de son interprète, je veux bien sûr parler de JPL l’unique. À ma gauche, l’éternel féminin du titre, décliné en plusieurs visages, celui au menton carygrantesque de la diaphane et fascinante Françoise Lebrun en tête.

Je dis match de boxe, je dis combat douteux, c’est qu’on peut résumer la chose comme la description d’une lutte incertaine entre deux pôles — le masculin/le féminin, l’art/la vie, la forme/l’informe, le jour/la nuit, etc. Cependant c’est un peu court jeune homme, car combien de paradoxes ne sont-ils pas cultivés dans le film. Du reste, sont-ce des paradoxes ? On se demande si les contraires ne sont pas en réalité, comme dans les philosophies orientales, indispensables l’un à l’autre. Ainsi, le style réside dans l’alliance entre un texte on ne peut plus littéraire et une image quasi documentaire, tandis que le propos navigue entre un aspect foncièrement réac et une modernité radicale. À ce titre, j’ai relevé ce détail qui m’a amusé, vous avez la fameuse pique mascu contre le MLF, AKA le mouvement de celles qui ne veulent plus apporter aux hommes leur petit déjeuner au lit, et plus tard on entend un bel accord d’adjectif non conventionnel — ’’j’ai le cou et les épaules très douces’’.

J’essaie de faire court (et je n’y arrive pas, comme vous le constatez), mais aussi, comment faire court devant la richesse, la puissance et la beauté d’un tel film-monde ? Si vous trouvez réellement que c’est trop court, je ne peux que vous recommander la conf de Philippe Azoury au Forum des images, datant d’il y a quelques années, disponible sur internet. Elle est des plus éclairantes, en particulier sur le caractère auto-fictionnel de l’œuvre, et les rapports vertigineux qu’elle entretient avec la vie personnelle intime d’Eustache et de ses proches.

Ce que je voulais vous communiquer avec la plus grande concision, c’est que je vois le film raconter la lutte entre deux choses : d’un côté le formalisme, la volonté de maîtrise représentés par le personnage de Léaud, dandy à mèche et aux foulards négligemment-savamment noués, pour qui ’’il n’y a pas de hasard’’, le monde est une aire de jeu où tout tourne autour de sa bien-aimée personne. Il se le raconte et se la raconte dans une logorrhée à la langue châtiée, de préférence ’’avec les mots des autres’’, discours sans fin parsemé de — très amusants — jeux de mots et anecdotes. De l’autre, le chaos du vivant représenté par le ’’pôle féminin’’ — chaos dont l’expression ultime est le monologue confus, éthylique et larmoyant de Françoise Lebrun. Ce monologue est célèbre à juste titre, cependant ce n’est pas à mon sens la plus belle scène du film — c’est un moment dur, et tout le monde est déjà bien fatigué, spectateurs comme personnages. Ma préférence va plutôt à la séquence de la première nuit d’amour et du lendemain. Incroyable séquence, durant laquelle on passe du rire (le vieil amant aux yaourts, le prédicateur du petit matin), à l’émotion (les chansons de Fréhel et Paul Delmet), et à l’angoisse pure — les derniers mots de Léaud.

Je dis combat, je dis lutte, or celle-ci s’achève par la capitulation de tous les combattants, qui se sont épuisés eux-mêmes à discourir. Personne n’a vraiment gagné — Léaud est certes déconfit, mais Lebrun vomit. On atteint plutôt un état paradoxal de paix, ou au moins une trêve dans laquelle devient possible la coexistence des contraires. Bref, malgré tout le fiel déversé sur les utopies soixante-huitardes, c’est un film assez hippie. Avec demande en mariage par-dessus le marché. Paradoxe, toujours.

Print Friendly, PDF & Email

Vues : 230

Suite de l'article

3 Commentaires

  • YannickH
    YannickH

    La critique est sévère et je pense qu’elle passe à coté de l’essentiel en se focalisant sur des valeurs morales prises au premier degrés. (l’exemple donné du casse dalle fait maison pour un film de cette durée est assez révélateur, les esthètes comprendront)

    De mon coté j’ai trouvé le film assez déroutant mais plaisant à regarder malgré ses 3h40 prouvant qu’il n’usurpe pas son classement sur le podium des films français les plus marquants.

    Il m’a rappelé à bien des égards le plus grand chef d’œuvre du cinéma français La Règle du jeu de Jean Renoir (également restauré récemment) sorti une première fois en 1939 et qui doit finalement de nous être parvenu qu’au travail de restauration de François Truffaut.
    Les deux films évoquent les rapports de classe par le biais de la dialectique et un pseudo huit clos où se mélangent oppressés et bourgeois. Comme le précise notre critique les films ne se terminent pas avec le happy ending auquel nous aurions pu nous attendre et révélant les contradictions qui peuvent traverser les classes sociales sans tomber dans le manichéisme que nous impose la propagande omniprésente dans notre société et le cinéma contemporain (dont les films de super héros en sont l’ultime transposition).

    Les deux films nous laissent à évaluer la valeur humaine des protagonistes. Comme tout exercice d’évaluation les résultats ne peuvent qu’être bien différent selon les critères d’évaluation de chacun.
    Selon mon interprétation le film montre la déchéance d’Alexandre, la où les personnages féminins montent progressivement en puissance reprenant l’adage de Jean Renoir “la théorie suit la pratique”. (n’oublions pas l’accueil catastrophique que reçu la Regle du jeu en 1939)

    Me vient aussi à l’esprit un troisième tout aussi excellent film soviétique, La Belle, dans lequel un figurant prononce cette phrase d’une terrible lucidité : “La vérité est parfois plus douloureuse que le mensonge” (également transposable par “Les salauds disent parfois la vérité”) que j’interprète par le fait que le capitalisme et ses inégalités, aussi catastrophiques qu’ils puissent être, continuent d’attirer la classe prolétarienne. Le film de 1969 est également la transposition de ce rapport de classe dans le monde de l’enfance.

    Il est a regretter finalement que 50 ans plus tard, il n’y ait toujours pas eu, à ma connaissance, de film capable de réitérer l’exercice dans un monde contemporain autre que des comédies commerciales tarte à la crème dont le succès populaire prouve que la problématique est plus que jamais d’actualité.

    Répondre
    • Smiley
      Smiley

      Peut être le cinéma anglais d une certaine epoque..The Servant ..ou Italien

      Répondre
      • YannickH
        YannickH

        Attention j’évoquais la période contemporaine du cinéma français.

        Chaque nation a su apporter de l’eau au moulin de la cause.
        Si vous voulez une petite sélection, pas du tout exhaustive, à l’heure du café :

        • États Unis : nous devons nous remémorer les « dix d’Hollywood » bien évidemment. Ma claque vient quand même de Paul Shrader et son Blue Collar. En digestif le They Live de John Carpenter me fait toujours passer un bon moment
        • Italie : si nous ne voulons pas citer Fellini/Mastroiani nous devons citer les réalisateurs de Cinecitta depuis De Sicca et son voleur de bicyclette jusqu’à Moretti et son cultissime Palombella Rossa (Pasolini, Scola, Monicelli, Visconti, Comencini, Antonioni, Bertolucci, … )
        • Angleterre : Ken Loach monopolise le créneau sans oublier Kubrick seul réalisateur à avoir échappé à Hollywood en se réfugiant à Londres
        • Allemagne : l’œuvre de Fassbinder est hors concours et d’une homogénéité parfaite
        • France : Bunuel et Jean-Claude Carrière ont peut être mis la barre trop haute pour la génération suivante. Il reste heureusement du très bon comme par exemple Corps a coeur de Paul Vecchiali (camarade de Jean Eustache). La ressortie de Neige de Juliet Berto était bien rafraichissante.
        • Japon : Chien enragé de Kurosawa est à voir impérativement dans une salle obscure. Les Wakamatsu sont subversifs au possible sur 5 décennies. Autrement, la réalisatrice Kinuyo Tanaka, victime de son talent et de la jalousie de ses confrères nippons, est la première à porter à l’écran la situation des femmes de la classe laborieuse
        • Chine : Wong Kar-wai esthétisant le prolétariat mieux que quiconque
        Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

La modération des commentaires est activée. Votre commentaire peut prendre un certain temps avant d’apparaître.